美国时装插画大师-时装插画:那个有着500年历史的”时尚女魔头“

原创:找图网 2023-03-24
  • 当代最炙手可热的时装插画师!是怎么炼成的?

  • 他是最炙手可热的插画师

    也是时尚的最佳代言人

    大卫.唐顿David Downton,

    1959年生于伦敦。

    从孩提时代开始,

    对他最好的款待就是一大页白纸。

    然而,

    大卫没有想到的是,

    很久以后他可以依靠画为生。

    ▲大卫.唐顿年轻时在画画

    ▲工作室自成一幅画,和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。

    ▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。

    大卫最初学习的是平面设计专业,

    他的第一幅作品是20世纪80年代早期,

    为Which Computer 杂志设计的封面。

    ▲大卫.唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。

    ▲大卫.唐顿1998年为克里斯汀.拉克鲁瓦绘制的时装插画,材质为墨水彩盒纸张。

    曾有15年时间,

    大卫一直是自由职业插画师。

    无论有什么事情发生,

    他都很享受这种自由插画师的生活。

    ▲大卫.唐顿1999年为让.保罗.高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特.摩斯为原型,以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名,是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。

    ▲大卫.唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似,他运用的色彩富有现代性。

    ▲大卫.唐顿1999年在伦敦创作的时装插画Paloma Picasso。材质为水粉、墨水盒纸张,醋酸纤维纸覆膜。

    ▲大卫.唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画,模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。

    大卫的作品线条简洁流畅,

    很有质感,风格也不矫揉造作,

    可以很好地展现出的优美体态。

    因为这种独特的绘画风格,

    有一些人开始邀请他制作时装插画。

    其中,就包括

    85岁的不老神话卡门・戴尔・奥利菲斯,

    她也是大卫的缪斯之一。

    ▲大卫.唐顿2000年的纽约绘制的时装插画,模特为卡门.戴尔.奥尔菲斯,服装由Thierry Mugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制,醋酸纤维纸覆膜后,再以墨水绘制。

    ▲大卫.唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜.佩姬绘制的肖像,他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起~完美!

    ▲大卫.唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达.哈莉齐绘制的肖像。

    他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、

    Eric这些艺术家心存景仰。

    因此,

    在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。

    1996年他为杂志制作过高级时装展的插图,

    1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。

    最开始他眼花缭乱完全没有准备,

    但是,

    巴黎时装秀实实在在地,

    激发出一个艺术家的灵感。

    巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。

    而这里的一切都让人神魂颠倒。

    在模特走秀的时候,

    大卫从来不作画。

    因为他发现那根本无法进行,

    他仅仅是摄影或者在一旁观看,

    并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。

    他抓住其他的任何机会来画,

    模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。

    比如:试衣的时候,

    有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间...

    ▲化妆品也是他的工具,起笔和落笔之间动人心扉,浓淡皆宜。

    大卫说:“我最开始画的时候,认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而,第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上,在凯特.摩斯消失之前,我仅仅才画出她的胳膊!所以,享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”

    ▲草稿也动人

    大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉,

    然后才是比例、颜色等一些细节,

    然而,这一点是较难做到的。

    ▲草稿也动人

    大卫画无数份的设计草样,

    然后从中挑选出最好的,

    画得差不多的时候他就开始剔除,

    “分解―重建”它们。

    他持续地画,

    一直到它们看起来自然为止。

    他为世界各地的知名媒体,

    如《泰晤士报》《独立报》,

    以及Harper’s Bazaar(a澳洲版)等,

    撰写时装的相关报道。

    并在伦敦举行过三次个展,

    在纽约也举行过一次个展。

    近年来,

    他还为香港的购物中心设计视觉图像,

    以及为Vogue女性时装系列绘制插画。

    ▲大卫.唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎,材质为水粉、水彩和纸张。

    ▲大卫.唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。

    ▲大卫.唐顿2005年受Vogue(中国版)委托绘制的插画Valention F itting。材质为墨水、水粉和纸张,醋酸纤维纸。

    ▲大卫.唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。

    ▲大卫.唐顿2006年为YSL绘制的时装画,材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。

    ▲大卫.唐顿2007年受Madame杂志(德国版)委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制,醋酸纤维纸覆膜后,再以墨水和水粉绘制。

    ▲大卫.唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。

    ▲大卫.唐顿2008年为自己的杂志Pourquoi Pas绘制的插画,模特为蒂塔.万提斯,服装由拉克鲁瓦设计,材质为墨水、水粉和纸张,醋酸纤维纸覆膜。

    大卫是不是把舞娘画的淋漓尽致~

    要想功夫深铁杵磨成针~

    想拥有超越别人之外的能力,

    就要将能力修炼到极致!

  • Christian Bérard | 不该是个没人知道的名字...

  • 最近,Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。

    这个封面的「拍摄」形式蛮特别的:一副来自艺术家Lorna Simpon的手绘作品,被当做了「头饰」,「戴」在了这位女企业家的头上

    事实上,这一期《Essence》的封面大片,统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。

    过去这一年发生的事儿,很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。

    因为各种安全因素和人员流动性的限制,让大型户外拍摄和复杂置景困难重重;

    手绘形式的封面,似乎重新流行了起来。

    事实上,在摄影技术普及之前, 时尚 杂志的封面,基本是靠 时尚 插画师们撑起来的。

    从某种层面来说,用绘画形式表现时装,无论是色彩、细节,还是画面构筑的想象空间,可能都更胜实景拍摄。

    上世纪上半叶,是时装的黄金年代,这个时期,也涌现了超多出色的 时尚 插画师。其中有一位,搁现在,那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在...

    他就是Christian Bérard。

    Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位,用现在的话说,身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。

    Christian Dior、Gabrielle Chanel、Elsa Schiaparelli都是他的密友……

    刚刚过去的牛年除夕当日,恰是他逝世的72周年。

    Christian Bérard

    01. 是时装插画亦是艺术

    Christian Bérard的故事,没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」;因为出众的业务能力,Bérard刚一出道,就迅速成为业内瞩目的「明星」。

    上世纪三四十年代的法国版 Vogue,Haper's Bazaar,Annabelle 等杂志,经常可以看到他的作品。

    他的绘画风格个人特色很强烈,辨识度超高。你或许不知道他的名字,但大概率看过他的插画。

    它们多以水彩绘成,线条肆意浪漫、用色轻快明亮;看似是扁平化的速写风格,晕色却极有层次感。

    是融合了新浪漫主义的诗意风格~

    线条洒脱但克制精准,寥寥几笔就将人物和服装的勾勒得很传神。

    他的作品还很有想象力,呈现出超现实主义风格。

    Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超,空间的景深和情绪,在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。

    毫无疑问,

    Bérard提升了 时尚 插画的艺术水平,

    不仅仅是单纯的记录和刻画时装,甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。

    Christian Dior先生就曾经在纪录片中提到,Bérard的作品「

    为他打开了一个新的世界。

    而他为Dior创作的这张Bar Jacket的插图,用他独到的晕染和勾勒方式,描绘出了New Look的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。

    02. 服装设计的多面手

    Bérard不仅是时装的「记录者」,也是「创造者」。

    下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画,三件衣服都是他为Schiaparelli 1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面,是一个融入人脸的太阳,有点超现实主义风格。

    后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷,名叫「凡尔赛的阿波罗」,绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。

    除此之外,Be rard也和一些大公司合作,设计生产服饰。

    Be rard还为自己的好朋友,剧作家让・科克托(Jean Cocteau)的电影多次设计戏服。

    1946年法国版的《美女与野兽》的服装,正是出自他之手,算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」,颇有新浪漫主义的调调。

    相比于实用主义的成衣设计,Be rard的浪漫天性,在戏服设计领域,显然更有优势。

    他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团,设计过美丽的戏服。

    Be rard和当时名盛一时的舞者Tamara Toumanova有着很密切的合作,为她设计了多部舞剧的服装。

    我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙,就是Be rard为Tamara Toumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的!

    03. 全能美学设计师

    除了负责芭蕾舞剧的服装设计,Be rard还可以一手包揽舞美。

    Be rard认为,舞台布景的功能是为作品增色添彩,而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素,仅保留必不可少的要素――

    就像他的时装画一样,人物和服装是主角,环境和氛围寥寥数笔,点到为止,却意犹未尽。

    于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》(L'Ecole des Femmes),服装以及现场的背景布置都是Be rard完成的。现场仅有一个小花园,两个花坛和五个枝形吊灯。

    Bérard这一创举是革命性的,可以说是改变了剧场的布局设计。

    如今剧院仍在沿用Be rard的方式:使用深红色来使观众集中注意力,其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。

    那场在战后巴黎举行的,令人叹为观止的Théâtre de la Mode( 时尚 剧院),Be rard也作为至关重要的「总指挥」,为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场...

    Be rard在空间和装饰设计上的才能,使得他和一些家具公司以及设计师,合作进行了室内装潢的设计。

    前美国副总统纳尔逊・洛克菲勒在第五大道的一间公寓,也特意请Be rard为他设计了一款地毯,好与他原本的室内装修风格相匹配。

    Be rard大胆的用色和笔触,和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。

    Schiaparelli的Couture House展厅中有一扇三折屏风,也是Be rard为她所绘。

    如今娇兰法国总部的办公室,有一扇很幽默的错觉视觉手绘门,亦来自Bérard的手笔

    他的绘画作品,影响了后来的不少设计师。Prada 2021男装春夏发布的场地,是不是就和他的这幅画,有这么点微妙的联系?

    Bérard还曾跨界,为Nina Ricci的香水,「喜悦之心」Coeur-Joie,设计了一款可爱的香水瓶。

    有这么多「斜杠」设计,可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中,都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画,构想服装或者布景设计。

    最高兴的是服务生,他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来,转手卖给收藏家。

    04. 设计师们的「Bébé」

    Bérard金发蓝眼,长了一张红润丰满的脸,据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。

    上文就提到,Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好,他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~

    Schiaparelli在自传《Shocking Life》中写道:「

    能受到贝贝的赏识和钦佩,甚至成为朋友,是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。

    据说正是Bérard所说的一句「Isn't pink a lovely colour?」,引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮,也许Schiaparelli对Shocking Pink的应用就是受他影响

    众所周知,Schiaparelli和Chanel是死对头。

    但Bérard,和嘉柏丽尔女士,也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间,这人格魅力,非同一般...

    香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画(乌木屏风上)

    Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店,1938年

    Bérard为香奈儿创作的时装插画

    而Christian Dior先生的New Look的诞生,也颇有可能受到他的影响――Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服,都非常强调女性腰部的曲线...

    Christian Be rard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画

    Christian Dior 1947年的时装首秀

    不仅如此,如今Dior钟爱的「茹伊印花」,也是采取了Bérard的建议。

    Dior 位于蒙田大道的首间店里,墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior 先生的回忆录《Dior by Dior》中记录着:

    是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料,把印有店名的帽子纸盒摆放于四周,包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱,他却赋予了生命。

    Bérard还启发引导了Yves Saint Laurent对时装的热爱。

    我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏,「

    感到无与伦比的感动,我一生中最不寻常的感觉

    」,开始尝试制造自己的小剧院,用母亲的废布料和旧床单制作服装。

    我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向,我想像他一样,为戏剧做设计。他知道如何塑造角色,他知道如何构建服装,捕捉轮廓和时间的精髓,他重塑了服装。

    Bérard的设计和时装插画,一直都是Yves Saint Laurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中,不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。

    1949年2月11日,Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时,从舞台上站起来突发心梗,永远地倒在了舞台上。

    对于一个热爱舞台和设计的天才来说,这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。

    巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会,Bébé被所有人深切缅怀着。

    时尚 圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列,曾经致敬Christian Be rard,秀场布景以及服装设计,都采取了Be rard的插画。

    Anna Sui 1995年的春夏系列,有几条裙子,是从Be rard在40's为Zika Ascher设计的面料中,提取印花重新着色,使它焕发了新的生机。

    Berard为Ascher设计的面料

    Anna Sui 1995 SS

    在Dior创立60周年之际,彼时执掌Dior的John Galliano,没有忘记品牌和Christian Be rard的深厚渊源,设计了一条裙子专门致敬Be rard。

    Schiaparelli 2015年春夏高定,也有几件look的印花图案,深受Be rard画风的影响。

    Christian Bérard,这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物,理应被大家记得名字。

  • 时装插画:那个有着500年历史的”时尚女魔头“

  • 时装插画已经存在了将近500年,自从有了衣服以后,就需要将设计衣服的思想或形象转化为时装插图。这种视觉形式起源于插画,绘画和油画,也被称为“时装素描”。时装设计师主要使用“时装素描”在纸上或数字方式上集思广益,它在设计中的主要作用是在缝制实际衣服之前可以预览和可视化最后的结果。

    接下来,我们就分阶段的看一下时装插画这个有着500年历史的”时尚女魔头“有着怎样的历发展进程。

    一. 时尚插画的开始

    时装插画始于16世纪,当时全球的探索和发现导致人们对世界各个国家的人们的着装而着迷。印制了说明不同社会阶层和文化适合穿着的书籍,以帮助消除对变革的恐惧和这些发现所造成的社会动荡。

    在1520年至1610年之间,出版了200多种这样的版画,蚀刻版画或木刻作品集,其中包含穿着特定国籍或等级的人物的图板。这些是最早的服饰插图,也是现代时装插图的原型。这些插图很可能会被礼服设计师,裁缝师,及其客户所使用,以激发新的设计灵感。

    十七世纪的艺术家雅克・卡洛(Jacques Callot)和亚伯拉罕・博斯(Abraham Bosse)都使用现代雕刻技术来制作逼真的时代服装和服饰细节。

    这些期刊从1670年代开始在法国和英国开始发行,被认为是第一本时尚杂志,其中包括Le Mecure Gallant,The Lady's Magazine,La Gallerie des Modes,Le Cabinet des Modes和Le Journal des Dames et des Modes。 在此期间,出版期刊的数量有所增加,这是对市场中越来越渴望了解最新时尚新闻的女性读者的反应。直到在18世纪末和19世纪初,男性风格的插图才变得与女性插图同样重要。

    二. 十九世纪的时尚图样(The fashion plate)

    时装图样(The fashion plate)在18世纪后期独占鳌头,在巴黎风靡一时,期间诸如Horace Venet的《 Incroyables et Merveilleuses》等出版物,以及在拿破仑一世时期的乔治・雅克・加丁(Georges-Jacques Gatine)雕刻的一系列水彩时装图都名噪一时。

    法国作为时尚仲裁者的地位确保了国内外对时尚插画的不断需求。这种对流行服饰的兴趣以及对流行服饰的获取日益广泛,导致在19世纪出现了150多种时尚期刊。这些高度详细的时装插图捕获了时装趋势的信息,并提供了一般的制衣指导。

    高级服装定制也是这个阶段出现的(出现在1860年代),时装公司聘请了插画家,他们将与女装设计师直接合作,设计师将织物挂在现场模型上时,插画家则会勾勒出新设计的草图。他们还会在完成的系列中绘制每个设计的插图,然后可以将其发送给客户。

    到19世纪末,手工彩色印刷被全彩色印刷所取代。 时装图样开始使用两个人物,其中一个人物可以从背面或侧面看到,以便可以从更多角度看到服装,从而使复制更加容易。19世纪插画家的重点是准确性和细节性。他们遵守静态的图像约定,以便为观看者提供全面的信息和指导。

    三. 二十世纪的时尚杂志和插图

    二十世纪初期的几十年来,现代意义上的时装插画首次开花。 随着最新时装样式的发行变得越来越有利可图,时装插画师的工作成为一种职业。 时尚以前是单个艺术家的作品,现在正成为一个行业,以前所未有的数量生产新商品,以填补百货公司的空缺。这些商店发明了一种新的全名消遣方式-购物文化。

    法国奢侈杂志《宪报》(Gazette du bon ton)于1912年至1925年出版,汇集了一群年轻艺术家,他们在诠释时尚方面获得了前所未有的自由。伊里贝(Iribe)是这些时尚插画家之中的领军人物,为著名的出版物做出了贡献,其中还包括查尔斯・马丁(Charles Martin),爱德华多・加西亚・贝尼托(Eduardo Garcia Benito),乔治・巴比耶(George Barbier),乔治・勒帕佩(Georges Lepape)和翁贝托・布鲁内莱斯基(Umberto Brunelleschi)。他们为《宪报》制作的印版展示了日本木刻版印刷品的影响,以及装饰艺术风格新的变化。

    在美国,大众市场时尚杂志《 Vogue》和《 Harper's Bazaar》涵盖了社交场合以及当代服装的流行趋势。 Harper's Bazaar杂志与鬼才埃特(Erte)签订了独家合同,该合同从1915年持续到1938年,是出版历史上最长的合同之一。

    从1910年到第二次世界大战爆发,《 Vogue》杂志的封面始终带有插图。 Vogue的早期封面展示了由美国插画家海伦・德莱顿(Helen Dryden),乔治・沃尔夫・普朗克(George Wolf Plank),乔治・勒帕佩(Georges Lepape),莱恩德克尔(F.X. Leyendecker)创作的艺术品。

    第一次世界大战后,欧洲艺术家加入了他们的行列,其中包括爱德华多・贝尼托(Eduardo Benito),查尔斯・马丁(Charles Martin),皮埃尔・布里索(Pierre Brissaud)和安德烈・马蒂(Andre Marty)。

    四. 时尚插画的黄金时代

    1920年代到1930年代代表着时装插画的“黄金时代”。 每个商业艺术家都被认为是时装艺术家,都是完美的绘图员。许多人能够凭权威和信念来代表织物的质地,光泽甚至重量。

    摄影和印刷的新技术发展开始将照片的复制直接放置在杂志的页面上,这意味着时尚图样不再是现代生活的代表。到1930年代初,照片开始成为杂志的首选,Vogue杂志在1936年报道说,摄影封面的销售情况更好,插图开始被放入到内页。

    随着1929年股市崩盘后的经济衰退,美国时装业对巴黎时装的依赖程度有所降低。在两次世界大战期间,美国的服装制造取得了长足的进步,改进了大规模生产方法并标准化了尺码。中产阶级妇女依靠熟练的裁缝师以负担得起的价格可以购买最新的时装设计,而诸如Vogue和Women's Journal这样的杂志出版的图案对于家庭裁缝师来说是无价的。

    Vogue杂志的主要目的是尽可能向读者展示时尚,摄影使插画家摆脱了对服装进行精确记录的需求,而更倾向于诠释时髦的服装。 据该杂志的出版商抱怨说:“艺术家们主要是对获得有趣的图画和装饰效果感兴趣,他们被忠实地报道当代时尚精神的任何事情所累,因此感到无聊。”

    迪奥在1940年代后期的“New Look”为战后时尚复兴提供了灵感。从许多方面来说,这是一种倒退的风格,回到过去而不是对未来进行展望,但它也象征着回到更加开朗,乐观的时代。

    五. 时尚插画的毁灭与复兴

    到1950年代,时装编辑已经将更多预算用于摄影的编辑传播。随后将时尚摄影师提升为名人,这意味着插画家必须满足于制作和配饰的文章,或从事广告活动。

    1960年代,时尚插画在杂志出版业中的地位不断消失,这一趋势在面向青年的青少年杂志的新类别中有所体现,1960年代发行了许多此类杂志,所有这些插图都将插画作为摄影的廉价替代品。

    安东尼奥・洛佩兹(Antonio Lopez)是这期间唯一在Vogue杂志上定期亮相的艺术家,他的职业生涯始于《女装日报》。

    在20世纪下半叶,时装插图一直难以生存,直到1980年代才开始复兴。新一代艺术家在诸如La Mode en peinture(1982),Conde Nast’s Vanity(1981)和Visionaire(1991)之类的杂志中都有发行。这种复兴归功于广告活动,特别是Barney在1993-1996年的纽约广告活动。

    六. 今天的时尚插画

    介于精美艺术和商业艺术之间,时装插画在最近被重新评估为一种重要的流派。由于美丽和优雅在时尚和艺术领域都已过时,因此时尚插画有时看起来像是回到了更早的时代。

    摄影术非常擅长记录服装的详细信息,因此插画家的重点不再是服装的精确呈现,而是解释服装和可能的穿着者。 在二十世纪末和二十世纪初,由于数字工具和社交媒体平台的支持,它发展出了一系列独特的艺术风格。 1990年代,先驱插画师Ed Tsuwaki,Graham Rounthwaite,Jason Brooks和Kristian Russell等在计算机绘图领域开始兴起。

    这一时期见证了计算机设计程序Adobe Photoshop和Illustrator的出现,也见证了传统的基于艺术的时装插画形式的复兴。纽约的帕森斯设计学院和FIT学院开始提供插图作为其时装课程的专用元素。手工制作的“传统”插图一直在复兴,时装插画家经常回望过去的大师,寻求风格灵感。以经典方法为基础的时装插图已成功地与更现代的流程所创造的插图相得益彰。

    最近,插图通过时装设计师和插画家之间的合作而流行。 随着社交媒体的使用,时装插画家开始引起人们的关注。时尚插图充满活力色彩,错综复杂的图案和无穷无尽的个性,给人留下深刻的印象。

    欢迎围观公号『绘实践』,可免费领取插画师绘画秘籍大礼包,了解世界商业插画价格行情。

    < 上一篇 看书的素材 下一篇 > 插画 男女-25张人性插画,道尽人生冷暖
    相关推荐
    美国时装插画大师-时装插画:那个有着500年历史的”时尚女魔头“
    服装插画比赛-当代最炙手可热的时装插画师是怎么炼成的
    服装图案插画师-当代最炙手可热的时装插画师是怎么炼成的
    服装插画师-当代最炙手可热的时装插画师是怎么炼成的
    戏服插画-Netflix纪录片《抽象,设计的艺术》第二季携手六位设计大咖精彩来袭
    世界级插画大师-中国十大插画师
    插画现代人物-时装插画:那个有着500年历史的”时尚女魔头“
    时尚插画优美图-插画有哪些常见的画面风格
    19世纪插画师-世界著名插画师有那几个
    妇女插画-各位,请问在那有插画投稿的,写实,唯美,都行,

    Copyright © 2010-2022 山东找图网络科技有限公司

    鲁ICP备18007836号-3